La diseñadora neuquina que eligió María Becerra para brillar en River

Fuente: LM Neuquén – Desde su taller en Palermo, Luz Arpajou creó una marca donde convive la estepa patagónica con lo urbano; lo simple con la perfección. Hace un año, abrió su primer local en Neuquén.

Hace exactamente un año, Luz Arpajou cumplía 36 años y también uno de sus sueños, tener un local de su marca en Neuquén, el lugar donde se crió y donde cree con firmeza que es necesario sembrar. Hay dos cosas que conviven en ella con naturalidad: la disciplina y su amor por el diseño. Ambas la llevaron a nutrirse en cada espacio que le tocó transitar, pero también a tener la determinación suficiente para elegir qué tipo de marca crear, qué moda hacer, aunque eso a veces implique un camino sinuoso. Todo eso está a la vista no sólo en su local de Roca 71, sino en cada uno de los trabajos que emprende. Y fue eso mismo, lo que hoy la está haciendo vivir una experiencia inigualable como vestuarista de María Becerra.

about:blank

Luz es neuquina, se crió en zona de chacras, en una casa donde jamás faltaron el barro, los animales y los libros. Su papá fue un artista reconocido. Su mamá es arquitecta, una intelectual de su disciplina. Siempre empujó a Luz y a sus hermanos por el camino de la creatividad. “Desde pequeña estuvo plantada en mi vida la semilla del diseño. En casa había una máquina de coser que había comprado mamá en su ideal de hacernos ropa, pero entre que somos cuatro hermanos y ella siempre estaba trabajando, nunca lo usó. Cuando yo tenía 12 años, empecé a usarla: le pedí empezar a tomar clases con una modista del barrio”, cuenta Luz con nostalgia y la cara se le ilumina como si fuese una niña. Nunca le interesó mucho el mundo de la moda, lo fashinista, a ella le gustaba hacer su propia ropa. Y así lo hizo. Probó con un pantalón, un saco, una remera. En su afán de aprender, también se hizo cercana de las mamás de sus compañeras del CPEM 29 que sabían coser.

Omar Novoa

Cuando terminó la secundaria, para su mamá era muy difícil poder mandarla a la UBA donde originalmente quería ir, así que empezó a estudiar en la Escuela de Diseño en el Hábitat, que le permitió formarse en una etapa fundamental. Hasta que finalmente logró irse a Buenos Aires, pero por una cuestión de equivalencias, estudió Diseño de Indumentaria y Textil en la Universidad de Palermo, mientras trabajaba en locales de ropa y poco a poco empezaba a incursionar en el mundo de la moda. Cuando se recibió tuvo la posibilidad de trabajar con algunos diseñadores de marcas destacadas, pero muy pronto surgió la posibilidad de irse a Europa y no lo dudó.

Durante un tiempo, vivió en Pavia, una muy pequeña ciudad italiana cercana a Milán. Ahí trabajó en una Sastrería que tenía su atelier a la vista. Un lugar sencillo, con un pequeño perchero, donde llegaban hombres y mujeres a tomarse las medidas para que les hicieran piezas únicas. “Aprendí muchísimo de la sastre. No hay nada que hacer, la sastrería es de ellos, les pertenece: tienen un gusto, una estética. Siempre me llamó la atención la buena terminación, quizá no las cosas muy complejas, porque mis prendas si algo tiene es que son piezas simples, pero me interesa que estén bien hechas”.

En 2012, volvió a casa y comenzó a darle forma su proyecto. En ese momento, Neuquén quizá no tenía tanto movimiento como ahora en torno a la moda, sin embargo Luz quería generar cosas, hacer algo con todas sus experiencias. Empezó a armar una marca con una socia, hicieron de todo: eventos, fashion films, pero unos años más tarde se fueron a Buenos Aires. Alquilaron un lugar precioso en Palermo que era estudio, pero también tienda y taller, que sostuvieron juntas hasta 2019, en que cada una eligió empezar su propio camino.

Omar Novoa

Slow Fashion, moda responsable

Desde entonces, Luz comenzó a recorrer y a reconocerse en su propia marca, desde donde elige trabajar con materiales nobles, ser respetuosa de la cadena productiva, generar prendas atemporales, sin género, sin edad, sin cuerpos hegemónicos. Luz volcó a sus diseños su propia identidad, pero también la forma de entender la moda. “La moda puede ser un lugar terrible: está la industria de las armas, la de los medicamentos y ahí nomás viene la moda, es una industria cruel, donde en muchos lugares se esclaviza a la gente. Entonces me parece importante que podamos pensar en quién nos viste, cómo se confeccionó. Yo quiero ser cuidadosa y responsable con mi trabajo, con los vínculos y alianzas que genero. Me parece fundamental cuidar la cadena productiva, trabajar con gente real de manera justa, entender que sin el tallerista, modista, sastre, los diseñadores no somos nada”, afirma.

Además del slow fashion o moda lenta, como una forma de abordar la moda sostenible, Luz pone en sus creaciones su esencia, consiguiendo piezas versátiles, donde convive lo urbano con el paisaje patagónico, la brea con la jarilla, en una paleta donde predominan los ocres, grises, el azul, el verde seco, pero también el negro y sus matices de ciudad. “No creo que mi moda sea 100% patagónica, aunque tiene mucho de eso. Soy del cemento, creo que también la ciudad es importante para el diseño, para no perder actualidad. Para mi es fundamental ir puliendo mi marca, que pueda elegirla una piba de 18 años o una señora. No hago algo nuevo cada temporada, me gusta ir resinificando las piezas, probas con otros materiales, ponerles algo más. Soy una defensora de los procesos largos, creo que ahí es donde más nos nutrimos”, dice Luz.

Cómo vestir a María Becerra para el show de su vida

Pero la apuesta de Luz no se agota en su marca. Durante la pandemia, convirtió su espacio de diseño en un coworking para resistir un momento terrible. “Siendo colectivos somos mejores y nos ayudamos”, dice ella. Y con esa certeza se vinculó a la diseñadora Josefina Minond para trabajar con un proyecto de vestuario. A Luz siempre le gustó esa parte del diseño, por años vistió a Tonolec, el dúo electro folk de Charo Bogarín, que tan bien reflejaba la búsqueda de la diseñadora neuquina: raíz y máquinas, lo autóctono y lo nuevo. Esa simbiosis la llevó a generar vestuarios increíbles, viajar con ellos, conocer de cerca la industria de la música y lo poderosa que puede ser en asociación con el diseño.

“Desde que terminé la carrera, siempre mantuve el hacer proyectos de vestuario. Ahí puedo poner mi lado más conceptual. Después de la pandemia, cuando empezó a abrirse todo y el mundo del trap empezó a estallar, se puso muy de moda el rol de la estilista. La estilista convoca al diseñador para hacer el desarrolló del look, hay un ida y vuelta, un asesoramiento. Entonces le hicimos el vestuario a Thiago PZK cuando se presentó por primera vez en el Movistar Arena; le hicimos alguna cosita a Wos: unos pantalones a Nicki, algo a Emilia, es decir, nos fuimos metiendo en la escena, muy por abajo, sin hacer mucha publicación”, explica Luz.

Y entonces llegó la oportunidad de María Becerra. La vestuarista que trabaja hace tiempo con la cantante las conocía y junto a la estilista, las convocó para hacer el vestuario de los bailarines. Eso las llevó a conocer al director de arte, Julián Levy y al productor, Sharif. “Vinieron al atelier a retirar las prendas. Los gustó lo que hicimos, eran de buena calidad, con muy buenas terminación. Hicimos un vestuario más deportivo, porque los dancers se bailan todo, las prendas no tienen que romperse. Se fueron de gira con eso. Y al tiempo llamó Julián para que encaráramos dos cambios más para los bailarines y más adelante para que hiciéramos una propuesta para Mari que tenía una gira en España”, cuenta Luz.

Después llegó la posibilidad de conocerla, de proponerle otros vestuarios hasta que en diciembre, la producción las convocó primero para hacer la ropa de todo el staff –camperas, buzo, remeras- y unos días después para que hicieran más de 500 prendas para los shows de María Becerra en River, lo que no sólo implicaba un desafío increíble por la magnitud del trabajo, sino porque también era un momento inédito en la música argentina. Habían sido convocadas por una artista que iba a hacer historia y eso implicaba hacer siete piezas para María y el cambio de vestuario de los dancers durante todo el show.

“María podría elegir diseñadores de cualquier lado, pero ella elige la industria nacional. Es una reina, una mujer súper sencilla, humilde, que te ceba mate, que te habla de igual a igual. Está re en la tierra, es re buena onda, no podemos estar más agradecida de haber trabajador para ese proyecto”, dice Luz.

La apuesta implicó un mes y medio de trabajo intenso; noches enteras sin dormir; convocar a trabajar a más de cuarenta personas entre diseñadoras, estampadoras, artistas, talleristas, sastres, modistas, joyeras, zapateras: “muchas profesionales, eso es impresionante, poder contar con un equipo de gente excelente”. Las piezas fueron trabajadas con dedicación y esfuerzo. No era solamente un vestuario, pudieron poner ahí mucho de su creatividad, darse el lujo de probar con el 3d, crear piezas escultóricas en una suerte de guiño homenaje a la diseñadora Iris Van Harpen.

Omar Novoa

Durante el show, estuvieron con el staff de María para asistirla en cada cambio. Todo era nuevo y todo salió bien. River fue una escuela, de un camino que parece sólo estar empezando.

Volver siempre a Neuquén

“Poder tener acá el primer local de mi marca para mí es un orgullo total. Que mi comunidad me reciba con cariño, que vengan a comprar mis prendas, poder vincularme otra vez con mi gente. Neuquén está creciendo. Esto era un sueño para mí, pero lo proyecté y se dio. Me la re jugué, aunque sea un local sencillo, traté de que me represente. Yo no creo en esa lógica de que lo de afuera siempre es mejor, creo que acá está todo por hacer porque es una ciudad donde la gente está contenta de que sucedan cosas, está súper receptiva y eso siempre es una oportunidad”, dice Luz.

Omar Novoa

En la simpleza de sus piezas, en lo poderoso de su propuesta, también hay algo de río, barda, chacra y sol: hay un Neuquén que subyace, porque en todos los diseños de Luz hay algo de ella y su obsesión por los detalles; de sus formas de mirar el mundo; de una niña que amaba hacer ropa; de la mujer que apuesta al trabajo argentino; de una neuquina que siempre está volviendo.

Benito Fernández habló sobre la crisis que atraviesa su negocio y le pidió disculpas públicas a sus hijos: “Quedaron expuestos”

Fuente: La Nación – El diseñador acudió a sus redes sociales para explicar lo que está ocurriendo con su marca y le agradeció a sus clientas el apoyo en este complicado momento.

Luego de que en LAM aseguraran que Benito Fernández estaba atravesando un difícil momento económico que lo llevó a despedir a varios empleados y lo dejó imposibilitado de solventar las indemnizaciones de los mismos, el diseñador decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos a través de un descargo publicado en su cuenta de Instagram.

“A través de este medio me voy a expresar. Estuve incomunicado un tiempo por un problema de salud y por consejo profesional sin acceso a mi teléfono y redes”, comenzó diciendo en el posteo, ratificando la información brindada por su jefa de prensa, Mariana Metzger, a LA NACIÓN. “En primer lugar, en nombre mío y de la marca, quiero pedirle públicamente disculpas a mi equipo de trabajo por el mal momento atravesado y agradecerle el apoyo que me ha expresado y que se ha venido renovando a lo largo del tiempo. Mi equipo es como mi familia”, añadió.

Estamos transitando un momento económico difícil en la empresa que exige tomar decisiones, pero quiero dejar aclarado que el estado de las cosas no es lo que errónea y desacertadamente se ha difundido públicamente en las últimas horas”, quiso dejar en claro, haciendo referencia a las versiones que circularon en el día de ayer, que aseguraban que el diseñador estaba recibiendo amenazas de parte de sus empleados. “Quisiera pedirles la colaboración para evitar la difusión de noticias especulativas y tendenciosas, ya que además esto pone en cuestionamiento la credibilidad del funcionamiento de mi negocio”, remarcó.

Fernández reconoció que tuvo que hacer algunos cambios dentro de la empresa debido a esta crisis que atraviesa, y que actualmente se encuentra reestructurando todo para ajustar los gastos. “Esto incluye dejar de lado por el momento la línea prêt-à-porter y concentrarme exclusivamente en la alta costura. Por ende, quiero reiterar que mi negocio está en proceso de readecuación para poder continuar trabajando en lo que más me apasiona”.

Benito Fernández: "Les pido que confíen en mí"
Benito Fernández: «Les pido que confíen en mí»

“Quiero darle la tranquilidad a toda la gente que me elige, a los que me han apoyado y brindado su cariño siempre, de que voy a seguir trabajando con la dedicación que siempre me caracterizó. Mi compromiso es seguir creando e inspirando para que todas las mujeres que confían en mí disfruten y se enorgullezcan de sus vestidos”, quiso dejar en claro, desmintiendo su retiro. “Quiero decirles a aquellas novias, quinceañeras, madrinas y demás clientas que hoy me eligieron para sus celebraciones que estoy totalmente comprometido con estos diseños. Sé lo importante que son estos vestidos para ustedes, que son su sueño, y cumpliré con cada trabajo. Les pido que confíen en mí”, agregó.

“Por otro lado, quiero disculparme con mis hijos, Lucas y Marina, porque en un momento vulnerable mío quedaron expuestos a una situación que les resulta ajena. Hoy, ya está superado y estoy con la energía puesta en mis creaciones. Agradezco también a todos mis amigos y la gente que me quiere, que sé que siempre están ahí, en las buenas y en las malas. Y quiero expresar además mi profundo agradecimiento a mi país por las oportunidades que siempre me ha dado. Es un orgullo enorme ser uno de los abanderados del diseño textil en el país”, continuó. “Ya retomé mi agenda y estoy abocado a mi trabajo, concretando las citas de mis clientas y realizando las pruebas con ellas. Gracias por el apoyo y comprensión ¡Lo necesito más que nunca!”, finalizó el diseñador.

La publicación se llenó inmediatamente de mensajes de buenos deseos de parte de algunos colegas, como Fabián Zitta y Fabián Paz, y varios famosos que han elegido sus diseños a lo largo de los años, entre ellos María del Cerro, Mariana Fabbiani, Flor de la V y Andrea Frigerio.

Descubrimiento sin precedentes: hallan en Europa el origen de la moda y el uso de la ropa con fin social

Fuente: Cronista – Una investigación habría descubierto cuál fue el momento en donde la ropa dejó de tener fines utilitarios para transformarse en un elemento social.

En todo el mundo, investigaciones arqueológicas intentan descubrir y traer a la luz el origen de las civilizaciones

Utensilios de uso diario, objetos decorativos o incluso paredes que revelan cuáles eran los colores que se utilizaban en una pared; todo es una pista para entender un poco más del pasado de la humanidad.

Una de estas investigaciones está buscando revelar cómo se inició una de las prácticas más comunes de la vida cotidiana y uno de los negocios más importantes del mundo: la moda.

Buscan revelar el origen de la moda

Una investigación ha establecido por primera vez que los orígenes de la moda se remontan a la creación de las agujas con ojo, una revolución tecnológica esencial para embellecer la vestimenta con objetivos sociales y culturales.  

Agujas de hueso que datan del Pleistoceno tardío (Fuente: Science Advances)

Este hito del Paleolítico, con los vestigios más antiguos datados en unos 40.000 años atrás, representa un cambio esencial de la ropa como simple protección a la ropa, de acuerdo con este descubrimiento arqueológico.

«Las herramientas con agujas con ojo son un avance importante en la prehistoria porque documentan una transición en la función de la ropa desde fines utilitarios a fines sociales«, afirma el doctor Ian Gilligan, asociado honorario de la disciplina de Arqueología en la Universidad de Sydney, y autor principal del estudio.

Desde los instrumentos de piedra utilizados para tratar pieles de animales para su uso como aislante térmico, hasta el desarrollo de punzones de hueso y agujas con ojo para confeccionar prendas detalladas y decoradas.

La investigación llevada a cabo por Gilligan y sus colaboradores, recogida en un artículo publicado recientemente en la revista Science Advances, ofrece una nueva interpretación de las pruebas recogidas sobre la evolución de la vestimenta.

El origen de las agujas y la moda

Las primeras agujas con ojo que se conocen surgieron hace aproximadamente 40.000 años en Siberia. Estos objetos son más complejos de fabricar que los punzones de hueso, suficientes para crear prendas ajustadas. 

Los punzones de hueso son herramientas creadas a partir de huesos animales que se afilan para formar una punta. Las agujas con ojo son punzones modificados con un hueco que facilita la costura usando tendones o hilo.

Dado que las evidencias indican que los punzones de hueso se empleaban ya para confeccionar ropa a medida, la aparición de las agujas con ojo posiblemente refleja la creación de ropa más compleja y en capas, además del embellecimiento de la vestimenta mediante la adición de cuentas y otros adornos pequeños.

«Sabemos que, hasta el último ciclo glacial, la ropa se usaba de manera ad hoc. Los instrumentos típicos asociados a esto son los raspadores de piel o de piedra, que observamos apareciendo y desapareciendo durante las distintas fases de las últimas eras glaciales», detalla el doctor Gilligan.

Representación de una prenda a medida decorada del Paleolítico Superior (Fuente: Universidad de Sydney / Mariana Ariza)

En el estudio se argumenta que la vestimenta se transformó en un elemento decorativo porque los métodos de decoración corporal tradicionales, como la pintura corporal con ocre o la escarificación intencional, no eran viables durante la parte más fría de la última glaciación en las zonas más heladas de Eurasia, ya que la gente debía llevar ropa constantemente para sobrevivir.

«Es por eso que la aparición de las agujas con ojo es particularmente significativa porque señala el uso de la ropa como decoración», explican. «Las agujas con ojo eran especialmente útiles para la costura fina necesaria para decorar las prendas».

Es por este motivo que la ropa habría evolucionado; para cumplir no solo con una necesidad práctica de protección y comodidad frente a los elementos, sino también con una función social y estética para la identidad individual y cultural.

La selección vistió diferente: cuál es la exclusiva marca que está detrás de la nueva imagen del equipo

Fuente: La Nación – Se trata de Palm Angels, una exclusiva firma de moda italiana fundada en 2015 por el diseñador Francesco Ragazzi; “se diseñó para el equipo tanto looks formales como ropa de ocio”, precisaron


La selección argentina llegó este lunes a la ciudad de Houston de cara al partido que disputará el jueves ante Ecuador en los cuartos de final de la Copa América, pero lució diferente. Tanto en su arribo en avión como en la llegada al hotel, los jugadores vistieron con un exclusivo y lujoso conjunto elaborado a la medida para la albiceleste por Palm Angels, una exclusiva marca de moda fundada en 2015 por el diseñador Francesco Ragazzi.

Desde Lionel Messi hasta Emiliano Martínez, el plantel entero lució el outfit diseñado por la marca italiana. “Palm Angels diseñó para el equipo tanto looks formales como ropa de ocio. Un estilo relajado, pero con meticulosa atención a la calidad y el detalle”, explicó la empresa en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Lautaro Martínez, Leandro Paredes y Nicolás Otamendi, con ropa de la exclusiva marca Palm Angels
Lautaro Martínez, Leandro Paredes y Nicolás Otamendi, con ropa de la exclusiva marca Palm Angels

En ese sentido, explicaron que la colaboración entre la marca de moda y la selección argentina se hace con la intención de “enfatizar la importancia del trabajo en equipo y el fortalecimiento de la identidad individual dentro de la dinámica del equipo”. “Estos valores son centrales para el fútbol, para Palm Angels y los fans del fútbol de todo el mundo”, indicó la marca en otro posteo y se definió como “curadora oficial de vida y estilo de la Selección Argentina”.

Según especificaron desde la marca, el look formal que se decidió para el seleccionado argentino presenta un blazer azul oscuro con un monograma bordado en el bolsillo del pecho y el escudo de la AFA en color dorado, combinado con una camisa azul claro y pantalones cargo con bolsillos grandes.

Ssstwitter.com 1719878954224 (1)

Mientras que el look casual presenta el icónico chándal de Palm Angels, diseñado en un tejido de lino especial, ligero y fresco y con, en lugar de una chaqueta, una sobrecamisa adornada con el logotipo de la marca y el escudo de la AFA bordado.

La historia de la marca se remonta a 2011, cuando Ragazzi -con pasado como director de arte de Moncler– realizó un proyecto fotográfico que tenía como objetivo capturar la esencia de la cultura del skate y el arte callejero de Los Ángeles, California. Su trabajo fue publicado en un libro en 2014 denominado “Palm Angels” y más tarde, inspirado por el éxito de la publicación, decidió trasladar esa esencia a una marca de ropa.

El logo de la marca Palm Angels reversionado con las tres estrellas de la selección nacional
El logo de la marca Palm Angels reversionado con las tres estrellas de la selección nacional

Así fue que debutó con su primera colección en 2015 y oficialmente se creó la marca que enseguida ganó lugar en la industria. Sus característicos diseños están inspirados en los grafitis, con colores llamativos, y su posterior influencia en la cultura urbana y deportiva. La cualidad que la llevó destacar entre otras marcas fue la capacidad de fusionar la informalidad propia del streetwear con la elegancia y el lujo.

Con el correr de los años, la marca fue creando piezas que son tanto accesibles como aspiracionales. Realizó colaboraciones con diferentes celebridades de todo el mundo y vanguardistas de la moda, pero también colaboró con otros deportes como el básquet con diseños exclusivos para algunas franquicias de la NBA.

Si bien aun no se conoce cuál será el precio de la vestimenta diseñada para la selección (que se espera que sea anunciado próximamente), en su página web, Palm Angels promociona ropa que va desde los US$95 por un par de medias hasta prendas que superan los US$2000.

La boutique que vende ropa de Mirtha Legrand, Natalia Oreiro y otras estrellas

Fuente: Clarín – En la Casa del Teatro funciona un outlet con ropa que ha sido donada por grandes figuras. Es la principal fuente de ingresos del hogar de artistas retirados.

“Quiero este vestido, este collar y estos zapatos”, dice una mujer. “Me gustaría probarme este pantalón”, pide otra. “Estoy buscando este abrigo”, señala al rato un tercer cliente. Todos, con el celular en la mano, mostrando una captura de pantalla de algún posteo de Instagram de Bernie Catoira.

“La gente se enoja porque viene a buscar lo que mostré y quizás eso ya no está. Yo siempre explico que son prendas únicas”, cuenta el asesor de imagen que, desde hace casi dos años, publica videos desde la boutique de la Casa del Teatro para enseñar las prendas que se pueden conseguir a bajo costo.

Su incorporación trajo, además de una mirada profesional, miles de seguidores fashionistas que se suman a una nueva tendencia en auge como es la moda circular. Y por ende, un incremento en las ventas.

El otro día trajo ropa Celeste Cid y le agradecí infinitamente. Las Oreiro nos mandan muchísimo. Nos donan también Cecilia Roth y Flor de la V.

Linda PeretzPresidenta Casa del TeatroUn trajecito de Mirtha Legrand. La boutique está en Av. Santa Fe 1243, CABA. Atiende de lunes a viernes, de 14 a 18. Foto: Fernando de la Orden.Un trajecito de Mirtha Legrand. La boutique está en Av. Santa Fe 1243, CABA. Atiende de lunes a viernes, de 14 a 18. Foto: Fernando de la Orden.

De divas y diseñadores top

Bernie Catoira asesora a varias celebridades, entre ellas, nada menos que a Luisana Lopilato. Aunque también tiene clientes anónimos, que necesitan de su ayuda a la hora de armar un look para una fiesta o un evento.

“Hoy ya nadie gasta 5 mil dólares en un vestido. Prefiere irse de viaje con eso. Por eso suelo recomendar, sobre todo cuando no se cuenta con mucho presupuesto, que vengan a la boutique. Hay de todo y muy bueno”, asegura el experto. Y agrega: “Hay vestidos de fiesta por 50.000 pesos. Diseños de Jorge Ibáñez que ya no se van a hacer nunca más. De un legendario… y están acá”.

La boutique de la Casa del Teatro cuenta con indumentaria y accesorios donados tanto por gente anónima como por artistas reconocidos. Desde trajecitos de Mirtha Legrand hasta zapatos de Natalia Oreiro, se puede encontrar una gran variedad de prendas y accesorios que usaron las celebridades en eventos especiales.

“Hay vestidos por 20.000 pesos. Nada supera los 100.000”, remarca Bernie Catoira mientras arma looks en un maniquí y recuerda cómo empezó su colaboración en la tienda.

“Yo ya traía ropa pero la dejaba como uno más. No me gusta mucho la donación pública. Un día me enteré de que necesitaban un poco más de ayuda y como a mí las marcas me contratan para difundir o para mostrar mis elegidos, se me ocurrió hacer lo mismo acá. Sin cobrar por supuesto”, comienza relatando el asesor de imagen.

Y continúa: “Pienso que sumo mucho difundiendo y usando mis canales de comunicación para hacer la unión de la gente que necesita comprar a buen precio, con la boutique que necesita vender. Desde mi humilde lugar, es lo que yo puedo dar”.Bernie Catoria y uno de los modelos donados. Foto: Fernando de la Orden.Bernie Catoria y uno de los modelos donados. Foto: Fernando de la Orden.

Hay vestidos de fiesta por 50.000 pesos. Diseños de Jorge Ibáñez que ya no se van a hacer nunca más. Son de un legendario… y están acá.

Bernie CatoriaAsesor de imagen

La historia de la boutique

“Bernie es divino, muy aggiornado. Yo lo quiero mucho”, dice Linda Peretz, la presidenta de la Comisión Directiva de la Casa del Teatro. Y agrega: “Tenemos mucha venta ahora y él colaboró enormemente. Tiene un alma muy generosa. Y eso hay que reconocerlo”.

La destacada actriz fue quien ideó la boutique hace ya siete años. “Nació de mis deseos de progresar. Siempre quise construir algo acá, en la Casa del Teatro, y este es un recurso económico impresionante. Antes había una feria que se hacía todas las vacaciones de invierno, pero nada más. Tenía muy poca infraestructura. En enero de 2017 empecé con el proyecto junto a una arquitecta amiga que ya colaboraba con nosotros. La gente de mantenimiento se encargó de pintar, conseguimos fotos de artistas para adornar las paredes y empezó a donar la gente cada vez más. Y mirá ahora lo que es: una gran boutique, un outlet”, señala la artista.

Actualmente, en la Casa del Teatro viven 33 actores. “Hay que darles de comer, los remedios, recreación… Ahora traje una profesora nueva de gimnasia, por ejemplo. Por suerte recibimos varias donaciones”, cuenta Linda Peretz.

La Casa del Teatro es una Asociación Mutual sin fines de lucro. “Es un edificio histórico, patrimonio de la Ciudad, donde trabajan 16 empleados que cobran un sueldo. Las chicas de la boutique, los administrativos, la gente de mantenimiento y de la cocina. Todos son fundamentales”, indica la actriz.Linda Peretz, presidenta de la Casa del Teatro. Foto: Fernando de la Orden.Linda Peretz, presidenta de la Casa del Teatro. Foto: Fernando de la Orden.

Una casa sin gas

El edificio, ubicado en avenida Santa Fe al 1200, fue construido en 1927 por Alejandro Virasoro, un arquitecto muy famoso de la época, especialista en el estilo Art Decó.

“Él había estudiado en Italia y había participado de algunos diseños en Nueva York y en Europa. En aquella época el Art Decó era efervescente”, indica Linda Peretz, quien comenzó su gestión en noviembre de 2016, cuando falleció Julio Baccaro, el anterior presidente de la Comisión Directiva.

“Yo en ese momento era vicepresidenta, por lo cual asumí en su lugar y estoy muy contenta. A mí me da muchas satisfacciones estar en la Casa del Teatro. Pensar en el otro, en que mis compañeros, los actores que no pueden tener una casa propia y no pueden vivir en ningún lado sino en la calle, tienen este lugar. Me da mucha satisfacción pensar en que los estoy ayudando”, sostiene.

Linda Peretz confiesa estar muy dedicada a su función y destaca que lidera sobre todo con las ganas. “Ahora, por ejemplo, estamos sin gas. Yo no sé cómo se resuelve, porque hay que hacer una construcción, un relevamiento. Pero hay gente en la Comisión directiva que se ocupa de la parte técnica. Leonardo Salom, Maximilaino Ciavarelli, Eleonora Vallet, Rosa Rodríguez que es la asesora legal y abogada, el arquitecto patrimonial Fabio Grementieri. Se trabaja en equipo”, manifiesta.

Y agrega: “Esto es un círculo virtuoso. Siempre digo que cuando uno saca de adentro lo mejor, resulta que el universo contagia. Estamos haciendo mejor este lugar y espero que sea el principio de una mejora en toda la ciudad, en todo el país y en todo el mundo. Nosotros empezamos por casa”.

Para eso, entonces, Linda Peretz tiene varios proyectos en mente que involucran la boutique. “Quisiera hacer el Cafecito de los Artistas. Me gustaría que toda la cuadra fuera un polo cultural. Que veniera la gente, tomara un café, sacara fotos y mirara la ropa. Para eso tendríamos que utilizar el local que tenemos al lado, pero claro, habría que independizarse de ese alquiler y todavía no podemos”, cuenta.

Mientras tanto, la boutique es la mayor entrada de dinero que tiene la Casa del Teatro. “Yo la pensé como recurso, como para que se abriera la Casa al mundo, pero no me imaginaba tal repercusión”, admite Peretz.Zapatos que pisaron escenarios. Foto: Fernando de la Orden.Zapatos que pisaron escenarios. Foto: Fernando de la Orden.

Con lo recaudado pagamos la comida, la limpieza, el sereno de la noche, las enfermeras, las chicas de la cocina… Hay 33 artistas viviendo acá.

Linda PeretzPresidenta Casa del Teatro

La boutique a futuro

Para que la boutique continúe creciendo, es fundamental que haya donaciones.

Mirtha Legrand es la gran donadora. Ella está muy involucrada porque es presidenta honoraria de la Casa del Teatro. Además, me gustaría que todos los muchachos y chicas jóvenes se sumen. Imaginate, una remerita de Lali Espósito o de la China Suárez… ¡A nosotros nos daría mucho dinero! El otro día trajo ropa Celeste Cid y le agradecí infinitamente. Las Oreiro nos mandan muchísimo. Nos donan también Cecilia Roth y Flor de la V. Nosotros le prestamos ropa a ella para el programa y nos nombra permanentemente”, indica Peretz.

Por su parte, Bernie Catoira, además de sumarse al pedido de ayuda solidaria, manifiesta que tiene intenciones de hacer una marca propia de indumentaria y le gustaría que algo de ello se destine para la boutique.

“Yo pienso que los artistas nos dieron todo. La gente que vive acá es la que nos entretuvo cuando éramos chicos. Y la profesión del artista es muy linda, pero un poco traicionera. El medio resulta complicado por momentos: un día están arriba y al otro, bajan. Es la vida misma. Yo sé hacer esto y lo hago con amor. Si fuese carpintero me hubiese ofrecido para hacer camas”, agrega.

El especialista se convirtió así en una de las imágenes de referencia de la boutique. Y no solo se lo agradecen desde allí sino también sus seguidores, que buscan buenos precios a la hora de comprar. “Me sorprende mucho el afecto de las personas. Porque la moda siempre fue distante. Yo trabajaba como modelo cuando era chico y era algo frío. Por eso me llama la atención y me preguntó cómo me quieren tanto. Porque que lo hagan con un artista sí, pero conmigo…”, agrega.

https://7c526d20c3a902740e9fa56765c93d3a.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.htmlLa boutique es casi un museo del espectáculo. Foto: Fernando de la Orden.La boutique es casi un museo del espectáculo. Foto: Fernando de la Orden.

¿Qué necesitan hoy?

En cuanto a las donaciones, Bernie Catoira dice que lo que más reciben son vestidos y zapatos. “Se necesitarían más accesorios. Hasta un aro que no tiene su compañero sirve para hacer un broche. Hay gente acá que se encarga de eso y pone todo a punto. Las prendas están limpias, perfumadas. Cuando las reciben, las lavan o las mandan a la tintorería. Por eso la ropa no huele a guardada”, afirma. Y cuenta: “Acá encontrás desde un jean hasta fascinators, tocados, guantes. Mucha gente compra nuestra ropa para hacer películas”.

Por último, con café de por medio en la oficina de Linda Peretz, que se encuentra detrás de los percheros cargados de ropa unisex, la artista y el asesor de imagen invitan a conocer la boutique que tanto ayuda a los actores que viven allí.

“Con lo recaudado pagamos la comida, la limpieza, el sereno de la noche, las enfermeras, las chicas de la cocina… Hay gente que trabaja acá desde hace más de treinta años y los sueldos son altos por la antigüedad”, asegura. Lo que sobra es voluntad. Y modelos para vender.

¿Y si los materiales del futuro llegaran de la moda masculina?

Fuente: Perfil – Cada vez más jóvenes diseñadores y marcas independientes intentan conciliar lujo y sostenibilidad en un sistema de moda diferente. Un ejemplo significativo es el proyecto S|STYLE, curado por la periodista Giorgia Cantarini y apoyado por Pitti Uomo.

Que el lujo o la moda Made in Italy sean por definición más sostenibles es un mito que se está desmoronando lentamente. Sin embargo, cada vez más jóvenes diseñadores y marcas independientes buscan unir estas dos visiones para construir un sistema de moda diferente. Y las novedades más interesantes parecen llegar del universo de la moda masculina, aunque sus contornos sean cada vez más difusos. Desde hace ocho temporadas, Pitti Uomo intenta dar espacio a estas realidades creativas con el proyecto S|STYLE, curado por la periodista Giorgia Cantarini.

Desde el año pasado, además, los diseñadores seleccionados para exponer tienen la oportunidad única de colaborar con el Kering Material Innovation Lab (Kering MIL), un laboratorio con sede en Milán que desde hace diez años investiga los materiales más innovadores (y de bajo impacto) para las muchas marcas de lujo del gigante Kering. El Lab, por ejemplo, selecciona los mejores materiales reciclados (desde el algodón hasta el cashmere) que puedan pasar la prueba de calidad y durabilidad de los estándares de Kering.

O, colaborando con proveedores y startups, busca soluciones innovadoras a cuestiones como la impresión, los tintes menos impactantes, las mejores alternativas a las fibras y materiales a base de petróleo, quizás derivadas de desechos agrícolas u otras industrias, con un enfoque circular. Los diez diseñadores seleccionados por Giorgia Cantarini han presentado un look basado en el tema de esta octava edición, «Circular Luxury», es decir, han elegido utilizar materiales del Kering MIL enfocados en contenidos reciclados de alta calidad, materiales derivados de desechos agrícolas o textiles pre y post consumo, desde el algodón hasta el poliéster. Christian Tubito, director de MIL, explica: «En esta edición pedimos a las diez marcas que crearan looks escultóricos, sin género, sin temporada, exagerados, excesivos, dando a su creatividad la posibilidad de reinterpretar el concepto de lujo circular y las soluciones textiles circulares de nueva generación.

Ha sido un placer recibir a los diseñadores en nuestra biblioteca de innovaciones, dejándolos interactuar con los materiales. Para el Kering Material Innovation Lab es importante ‘vestir estas innovaciones’, como me gusta repetir. A veces, estas soluciones aún no están listas para ser usadas a gran escala por nuestras marcas, pero estas son oportunidades de experimentación creativa para nosotros, además de una manera de apoyar a marcas emergentes y darles visibilidad».

¿Cuáles son las innovaciones más avanzadas que los diseñadores han elegido del Lab? «Los tejidos con reciclados mecánicos, de algodón o lana, son, obviamente, ya conocidos en el sector, pero seguramente nosotros buscamos ir un paso más allá, trabajando con proveedores de gran experiencia que puedan garantizar la más alta calidad y experimentando no solo en reciclados de tela, sino también en desechos o sobrantes del algodón, por ejemplo. Encuentro muy interesante, entre todas las soluciones utilizadas por los diseñadores, la propuesta de una startup capaz de ‘lavar’ el color de los tejidos de poliéster, quizás usados o de fin de existencias, con un proceso de química verde a través de líquidos iónicos. No se usan, por tanto, solventes tóxicos o contaminantes. El tejido permanece intacto, se separa el color, que puede ser usado para teñir algo nuevo».

La curadora Giorgia Cantarini añade: «Siempre me impresiona cómo la creatividad de los diseñadores logra dar forma a la innovación textil de manera sorprendente. Personalmente, quedé impresionada por las soluciones que aprovechan los desechos para crear un material nuevo, de alta calidad. Como el pigmento negro derivado de desechos de madera, porque, notoriamente, los colores oscuros son un gran desafío para la sostenibilidad. Entre las prendas, la capa de Florania que se convierte en hamaca está revestida de pigmentos de polvo de mármol y tiene un efecto realmente único».

CAOIMHE DOWLING (Dinamarca)

Materiales elegidos. El look fue creado utilizando: tejidos denim de fin de uso reciclados mecánicamente, dejando el tejido sin teñir para resaltar la coloración índigo original; tejidos pre y post consumo transformados con tecnologías innovadoras capaces de obtener nuevas materias primas mezcladas con algodón de cultivo orgánico; fibras de camello recicladas para las partes complementarias.

Diseñador. Radicada en Copenhague, Caoimhe fundó su marca tras un MA en la Royal Danish Academy en «Fashion, Clothing & Textiles». Su prenda de culto es el abrigo de tweed de doble hilo Donegal Yarns. Entre sus inspiraciones, el punk y el movimiento Kibbo Kift con su compromiso amigable con la naturaleza.

FLORANIA (Italia)

Materiales elegidos. El look fue creado utilizando tejidos de algodón pre y post consumo transformados a través de una tecnología innovadora; tejidos de algodón de fin de uso reciclados mecánicamente; poliéster reciclado químicamente transformado a través de una tecnología innovadora en poliéster virgen; tejido recubierto parcialmente realizado con polvo de mármol; lentejuelas de poliéster reciclado.

Diseñador. Marca independiente de prêt-à-porter sin género y sin temporada, Florania propone looks totales realizados artesanalmente entre Milán y Mantua. Todo comienza con una colección upcycled a la que Flora Rabitti, diseñadora e ilustradora, añade decoración de estética «Solar Punk». Pionera en la experimentación textil, la marca colabora con empresas comprometidas con la formación artesanal a favor de grupos con antecedentes de vulnerabilidad.

GUIDO VERA (Chile)

Materiales elegidos. El look fue creado utilizando tejidos de algodón orgánico mezclados con fibras obtenidas de plantas de la familia de los plátanos (Abacá), transformadas en un material que ofrece una alternativa válida a los tejidos celulósicos vírgenes como el algodón. Además, hay tejidos recubiertos realizados con bioproductos agrícolas provenientes del cultivo y la producción de manzanas.

El diseñador argentino que desafía a un imperio de la moda

Fuente: Clarín – Se llama José Mollura y vive en Amsterdam.Fabrica carteras originales con el slogan “Siempre Josecito, nunca Luisito”, una ironía a Louis Vuitton.

José Mollura vive en Amsterdam desde hace casi dieciséis años y, como todos los argentinos con talento que viven en el exterior, se destaca. Se dedica alnegocio de las carteras, que fabrica en su propio taller-atelier ubicado a dos cuadras del Palacio de la Reina. Viralizó su historia porque desde su cuenta de Instagram desafía a las grandes marcas de lujo que venden una cartera por una cifra en dólares con varios ceros que muchas veces resulta imposible de creer.

“Siempre Josecito, nunca Luisito“ (en referencia a sí mismo y a la marca francesa Louis Vuitton) se convirtió en uno de sus slogans más representativos. Fue lo que le hizo ganar seguidores y captar la atención de clientes de todo el mundo. “Me gusta concientizar a la gente: ¿cómo una cartera con forma de bolsa de papas fritas puede salir 5.000 euros?”, dice Mollura en un posteo, en referencia a una cartera de Balenciaga inspirada en el paquete amarillo de papas Lays.En su local de Amsterdam. Sus diseños artesanales cuestan entre 600 y 3.000 dólares. Foto: Gentileza José Mollura.En su local de Amsterdam. Sus diseños artesanales cuestan entre 600 y 3.000 dólares. Foto: Gentileza José Mollura.

De Buenos Aires al mundo

Mollura pasó unos días por Buenos Aires, donde vive su familia y, a pesar de ser muy histriónico, todavía se asombra de la popularidad que ha logrado en nuestro país. Café de por medio (su otra pasión es el café, materia en el que es un experto), contó algo de su historia durante una charla en el Malba.

“En el secundario, los libros no eran lo mío. Soy disléxico y creo que el único libro que terminé es uno sobre el café. Siempre dije, desde chico, que tenía que hacer algo con las manos para vivir y, buscando, lo encontré. Mi bisabuelo era zapatero en Italia y entonces fui por ahí, por lo artesanal, por usar sobre todo las manos”, cuenta José, vestido con el mameluco que usa para trabajar en su espacio holandés.

Entre Italia y Holanda, el itinerario incierto lo llevó fuera de Europa: a la India y Tailandia. “Ahí trabajé gratis en una fábrica de zapatos. Antes había estado en la politécnica de Milán tratando de estudiar diseño de moda, pero el programa no era para mí, era demasiado teórico, con mucha historia de la moda y datos que no podía ni recordar. Yo quería trabajar con una máquina. En Calcuta aprendí mucho de telas, fue una gran experiencia. Ahí conocí a una persona vinculada al café que me llevó a trabajar a Holanda. Cuando me lo ofreció, recuerdo que estaba en Tailandia, donde también estuve un tiempo viviendo en un templo budista. Pero acepté la oferta. Tengo gusto absoluto para el café, es algo que me encanta. Así que ahora combino mis dos pasiones en Holanda: las carteras y el café.”

En Amsterdam comenzó la historia de las carteras que llevan su nombre. Combinó la fabricación de accesorios con el mundo cafetero: “Veía los sacos que traían los granos adentro y eran de arpillera: me decía a mí mismo que tenía que hacer algo con esa tela. Esos fueron mis primeros modelos. Los hacía en un taller que tenía en mi casa, ubicada en los suburbios de la ciudad, al norte. Tenía que cruzar con un barquito para llegar. Era un barrio de mucha delincuencia por ese entonces“, recuerda Mollura.

“Con el tiempo, fui progresando, comprando más máquinas, haciendo nuevos modelos, sumando texturas. Paralelamente, seguí en el negocio del café hasta hoy. Los lunes, que el local de carteras está cerrado, me dedico a eso. Trabajo en una empresa que es un laboratorio que importa café de Etiopía y Kenya. Cada seis semanas, además viajo al este de África para comprar granos. Es otro ingreso, aunque como me gusta tanto, lo haría gratis.”

En 2012 el ascendente diseñador de carteras participó de un concurso que organizó la Municipalidad de Amsterdam. Su modelo, pensado para andar en bicicleta, resultó ganador de la categoría Nuevo Concepto: “Es un diseño que hago hasta hoy. El premio del concurso era estar en un local del centro, en una de las calles más importantes de Amsterdam, durante cuatro meses, y creo que ése fue el despegue de mi carrera profesional con las carteras”, explica luego de posar con dos de sus modelos exclusivos en las afueras del Malba.

El crecimento fue muy lento, pero así tenía que ser; si tuviera que repetir la historia, firmaría para que fuera así otra vez. Si hubiera sido diferente, no sé si lo habría tolerado. Hoy, a mis 45 años, me doy cuenta de que todo estuvo bien como se dio”, dice.José Mollura se dedica a sus dos pasiones, las carteras y el café. Foto: Gentileza José Mollura.José Mollura se dedica a sus dos pasiones, las carteras y el café. Foto: Gentileza José Mollura.

Me gusta concientizar a la gente: ¿cómo una cartera de marca Balenciaga con forma de bolsa de papas fritas Lays puede salir 5.000 euros?

José MolluraDiseñador

Clientes “Made in USA”

Hernán Cattaneo es uno de los argentinos que un día fue a visitarlo luego de un show que dio en Países Bajos. Como Mollura lo admira, en su Instagram tiene el registro del paso del DJ argentino por su local. “Creo que el segundo libro que terminé en mi vida fue el de Hernán. Él habla siempre del crecimiento lento, de ir de a poco. Habla de lo que pasa hoy, de los chicos que hacen música: sacan un tema, lo explotan en Spotify, llenan un estadio y luego no saben cómo procesar todo lo que les pasa. Admiro a Hernán, cada vez que toca en Holanda, voy.Le hice un bolso para sus auriculares. Se lo di desde el corazón, sin pedirle nada a cambio, ni un posteo, nada. Lo sentí así”, cuenta orgulloso.

¿Acaso José Mollura elige a sus clientes? “Cuando alguien entra a mi local, sé si va a comprar, si va a copiar algo, si se va y luego va a volver. O si no vuelve más. Es un instinto que tengo. Muchas veces los clientes eligen un modelo y les digo que no es para ellos. No quiero que mis bolsos y mis carteras sean solo un souvenir de Amsterdam. Quiero que le den un valor”, aclara.

El 70% de la clientela del argentino viene de los Estados Unidos y el resto, son todos europeos. “Me gustaría en un futuro tener una tienda norteamericana. Una de mis inspiraciones es el chef españolFerran Adriá, que fue elegido varias veces como el mejor del mundo. En el invierno, cerraba su local para pensar qué hacer, para proyectar un nuevo menú. Eso me gustaría hacer a mí. Estar un tiempo en Amsterdam y luego irme por unos meses a una ciudad como San Francisco. Justamente estoy trabajando en eso.”Sus diseños. Puede llegar a hacer hasta 6 en un día y tiene más de 60 en carpeta. Foto: Ariel Grinberg.Sus diseños. Puede llegar a hacer hasta 6 en un día y tiene más de 60 en carpeta. Foto: Ariel Grinberg.

Crear un bolso único

El proceso creativo de un diseño estilo Mollura comienza con las ideas que le llegan a su cabeza por la mañana, cuando sale a andar en bicicleta o cuando corre. Cuenta: “Siempre tengo un papel y un lápiz, así que cuando baja el concepto, paro de hacer lo que estoy haciendo y lo dibujo. Apunto a algo distinto, diferente, único cada vez. No me repito jamás. Si el cliente quiere algo que usan muchos, que vaya a buscarlo a una cadena. En mi local no hay un bolso parecido al otro. La verdad es que si yo siento que me estoy aburriendo de hacer un modelo, no lo hago más”.

Mollura es workaholic: “Hay muchos modelos en el local y la gente entra y me dice: ‘Me gustan todos’. A veces, es mejor que no haya tanta cantidad: la gente con mucho se confunde. Siempre pienso: tendría que tener 10 modelos de mujer y 10 modelos de hombre. Sin embargo, tengo en carpeta más de 60. No puedo parar”, cuenta.

“Estos días me levanto temprano, tomo un café y arranco. Si estoy muy embalado, puedo llegar a hacer hasta 6 bolsos en un día. En el medio, atiendo a los clientes. Trabajo solo. Y para mí la venta es una consecuencia de un proceso creativo. Siento más felicidad al colgar el bolso en la pared que al venderlo. Yo soy un líder para mí mismo. Compito conmigo. Quiero una demanda contenida, nunca voy a vender cientos de bolsos. Ahora, por ejemplo, para tener un modelo nuevo hay que esperar tres meses. Los hago yo, me hago cargo de todo. Es un trabajo emocional.”

¿Hay modelos especiales a pedido? “Hago algunos, me dicen que les gusta determinada textura o mezcla de colores. Lo hago, pero los clientes saben que tarda un tiempo, y lo esperan”, dice orgulloso.

Los diseños Mollura cuestan entre 600 y 3.000 dólares. “Este año la gente está cuidando la plata en todo el mundo; nadie sabe qué va a pasar. Pero siempre hay un mercado para lo que hago. De todas maneras, mi objetivo no es un local explotado de gente. Lo mío es algo más artesanal. Yo invertí todo ahí. Tengo una vida muy austera. No tengo lujos, mi lujo son las máquinas“, afirma con convicción."Diseño con dos manos y una escuadra". Foto: Gentileza José Mollura.«Diseño con dos manos y una escuadra». Foto: Gentileza José Mollura.

La venta es consecuencia de un proceso creativo. Compito conmigo mismo. Quiero una demanda contenida: nunca voy a vender cientos de bolsos.

José MolluraDiseñador

Josecito contra Vuitton

Un pequeño equipo de marketing en Holanda lo ayudó en la comunicación de la marca. “A mi local viene gente con modelos de Vuitton, Gucci, todas esas marcas… Me lo muestran y me dicen: ‘Sé que con esta cartera estoy pagando marca’. Entonces, sentado con Matías Laña, un creativo argentino que viaja por el mundo, me dijo: ‘Esto hay que sacarlo a la luz. Con tu carácter, si hacemos las cosas bien, puede explotar’. Y arrancamos. Pusimos play, grabamos el primer video hablando sobre lo que se paga por una marca de moda.”

En uno de los videos publicados en su Instagram, le habló directamente al creador de Vuitton. “Luisito, con estas dos manos y un par de máquinas hago toda esta colección. ¿Vos cuánta gente necesitás para hacer tus bolsos? ¿100, 200? ¿Cuántos? Cuando producís en serie, perdés calidad. Por eso, siempre Josesito, nunca Luisito”, dice a la cámara Mollura con humor.

“En los videos también conté que diseño con dos manos y una escuadra. La escuadra está en el local y ahora la gente pasa y se saca fotos con ella. Es insólito. Y es impresionante cómo me escriben los argentinos. Creo que me ven y se dan cuenta de que se puede, de que si tenés pasión, se puede. Creo que esto lo recepcionan mucho los argentinos que se están yendo ahora buscando nuevos destinos”, asegura.

Aspirando a Máxima

¿El futuro de Mollura? Se imagina en San Francisco, con un auto de los ‘60 y Leonardo Di Caprio de cliente. Imposible terminar la entrevista sin preguntarle por Máxima, la argentina más famosa de Holanda. “La vi una vez en una acto, pero ni me acerqué. Ni loco se me ocurriría molestarla porque la debe molestar todo el mundo. Claro que me gustaría hacerle llegar uno de mis diseños con mi logo, que son las tres cruces de Amsterdam. Estoy esperando que un día venga al local y me diga: ‘Escuché de vos’.”

La evolución de la industria textil en Mendoza: WanderWarm fabrica ropa con calefacción incorporada

Fuente: Ecocuyo – 4 emprendedores locales fundaron la empresa que produce prendas con baterías portátiles que transmiten calor. Diseño, tecnología y valor agregado, entre las claves del crecimiento y expansión de esta empresa innovadora.


WanderWarm nació de un fracaso”, afirma, sin dudarlo, Kevin Schejter, quien, junto a sus amigos de toda la vida -Nicolás Molina, Matías Arias y Julián Sánchez- fundó la empresa dedicada a la fabricación de ropa calefaccionada.

“En 2019, con Nicolás, empezamos a desarrollar un prototipo de cajas calefaccionadas para PedidosYa que no funcionó. (Las temperaturas que alcanzaban los sistemas no eran suficientes para lo que necesitaba la comida).

Luego de esa experiencia, viajé a Estados Unidos para acompañar a mi novia en un programa de work and travel y allí conocí los guantes y medias calefaccionadas.

A mi regreso, nos reunimos los 4 amigos y evaluamos la posibilidad de comenzar a fabricar productos de este tipo en Mendoza. La familia de Julián tiene una empresa textil desde hace años y fue, de algún modo, nuestra mentora para el desarrollo del proyecto. La puesta a punto demandó una inversión de 40.000 dólares aproximadamente”, cuenta Kevin.

“La primera prenda fue un chaleco que lanzamos en agosto de 2020. Salimos tarde, cuando estaba terminando el invierno y las compras vinieron de familiares, amigos y algunos clientes. Al año siguiente, decidimos aumentar la producción a unas 500 unidades y, para el Día del Padre, nos quedamos sin stock. Ese fue el punto de quiebre para saber que la idea funcionaba”, destaca.

Innovación y desarrollo

Actualmente, WanderWarm produce chalecos, camperas, buzos y calzas, así como artículos de merchandising (mates y termos, entre otros). Para esta temporada, se han fabricado 4000 unidades y los valores de las prendas calefaccionadas parten en $ 156.000.

“A pedido de nuestros clientes, contamos con líneas con y sin calefacción de todas las prendas, ya que son valoradas por su calidad y diseño. Además, cuidamos mucho el packaging y la presentación.

La tecnología que se utiliza para la ropa calefaccionada incluye una batería portátil, que transmite el calor (a 37, 45 o 55 grados de temperatura). Estamos desarrollando una nueva línea, llamada DUAL-PRO, que permite sectorizar el calor por zonas y dura 11 horas en 37º con una batería de 10.000 mAh de capacidad”, comenta Kevin.

En miras a la expansión 

Si bien las ventas se realizan de manera online y a través de distribuidores zonales en distintas provincias del país, recientemente, los socios de WanderWarm, inauguraron un local comercial en Acceso Sur y Boedo, Luján de Cuyo, dentro del complejo Boedo Camp.

“Estamos muy entusiasmados con esta apertura, que nos permite tener un estándar para el desarrollo de franquicias a nivel nacional que proyectamos a partir del año que viene. El objetivo es lograr economías de escala con nuestra producción.

Además, estamos en tratativas para iniciar operaciones en Estados Unidos y Europa en el corto plazo.

Otra novedad importante es que fuimos seleccionados por Endeavor Cuyo para participar del programa HIT (High Impact Training), que nos ayudará a afianzar nuestro crecimiento.

Creemos que tenemos una gran oportunidad. En Latinoamérica no hay prácticamente empresas que se dediquen al rubro de ropa calefaccionada con diseño. Por eso buscamos ser líderes y pisar fuerte en toda la región”, finaliza.

Del atelier al mundo: las emprendedoras que crearon una solución para expandir el negocio del diseño argentino

Fuente: Aire Digital – Dos argentinas se sumaron al mundo de los emprendedores y armaron un empresa premium que ayuda a las marcas de moda a profesionalizar su plan de negocios.

Due Fashion Agency es un empresa liderada por mujeres. Griselda Lopez Viegas y Connie Casas son las fundadoras y directoras de esta agencia de marketing y gestión de emprendedores integral enfocada en moda. Una es socióloga, la otra, contadora pública. Ambas comparten el amor por los diseños, los desfiles y la capacidad de comunicar que tiene la ropa.

A la moda la definen como “la segunda piel que nos permite mimetizarnos y que a la vez nos da protección”, pero también como “el arte que conmueve”.

Entre las dos, ayudan a diseñadores argentinos para que puedan expandir sus negocios y llevarlos no sólo a las pasarelas sino también al mercado fashionista de todo el mundo.

“Lo que encontramos cuando comenzamos a pensar en esta solución es que muchas de las empresas del rubro o diseñadores no podían cubrir todos los aspectos que requiere la industria. Hay un punto en el que para expandir el negocio es necesario contar con un departamento de comercio exterior, de comunicación o de marketing y nos dimos cuenta que podíamos ayudar a los talentosos diseñadores de nuestra industria”, cuentan las emprendedoras.

Empresas globalizando la moda

Griselda Lopez Viegas y Connie Casas son las fundadoras y directoras de Due Fashion Agency.

Griselda Lopez Viegas y Connie Casas son las fundadoras y directoras de Due Fashion Agency.

Para eso, armaron un equipo premium que ayuda a las marcas de moda argentinas para tercerizar su plan de negocios. “La moda ya no está estanca en un lugar, no puede ser pensada desde una sola región y tiene que ser globalizada. Por eso, cualquier diseñador o marca de ropa debe tener mirada de exportación”, explican. La industria de la moda está evolucionando y todos los días cambia, no solo en relación a las tendencias sino también en la forma de vender.

“Nosotras capacitamos a los vendedores. Pensamos cómo comunica la vidriera, las redes, los gerentes y los diseñadores. El desafío es crear una experiencia. Hay muchísimas marcas del rubro que quedaron en el camino por no poder trabajar estos temas que nosotros venimos a tratar de resolver. Les damos protección, seguridad y acompañamiento para que crezcan en el mundo de la moda”.

Teniendo en cuenta que se trata de una industria analógica y que nos encontramos en la era de la digitalización, quienes no puedan traspasar las fronteras de su atelier al mundo globalizado comienzan a perder oportunidades. Allí es donde aparecen en escena estas mujeres para diseñar planes de negocios a medida y con resultados que ya vienen siendo exitosos.

“Nosotras hacemos un análisis desde adentro de la empresa y con los diseñadores para que las acciones tengan un porqué y una identidad. Anteriormente esas acciones de marketing estaban orientadas solamente a la realización de desfiles, hoy hay infinitas oportunidades. A ese desfile, nosotras lo concebimos como una herramienta más de marketing que responde a un plan de negocios integral”, explican.

Due Fashion Agency tiene una fuerte impronta en el rebranding de marcas, haciendo un trabajo minucioso para fidelizar clientes de siempre y pensando en cómo sumar a los que están por llegar. “También generamos co branding y esto es vital porque establecemos alianzas con marcas que no tienen nada que ver con el mundo de la moda. Entonces, acercamos marcas para darles visibilidad desde la alianza con marcas de moda. Nuestro mayor interés está en potenciar sus negocios; armamos equipos. Tenemos clientes que tienen dos showrooms y otros que están en los shoppings. Por eso nuestras estrategias son personalizadas y curadas”.

La primera plataforma de moda nupcial latinoamericana

Luego del gran impacto logrado en la primera edición, las emprendedoras realizaron en mayo la promoción de la segunda edición de Bridal Runway Latam 2#, una iniciativa única de moda bridal premium.

El mercado bridal impulsa y motoriza distintos segmentos económicos que aportan al crecimiento del país tales como hotelería, viajes, moda, diseño y gastronomía, por nombrar solo algunos sectores involucrados en la industria.

¨Se trata de una iniciativa única de moda bridal premium que permite conectar y dar visibilidad a destacados diseñadores, marcas, espacios singulares de la ciudad de Buenos Aires a través de una semana inspirada en el mercado nupcial¨, destacó Griselda Lopez Viegas, cofundadora y directora de Due Fashion Agency.

El mercado bridal impulsa y motoriza distintos segmentos que aportan al crecimiento de varios rubros de la economía.

El mercado bridal impulsa y motoriza distintos segmentos que aportan al crecimiento de varios rubros de la economía.

En Argentina se realizan 1.600 bodas mensuales porque “sobre todo después de la pandemia hay algo de la noción de finitud que hizo que la gente quiera celebrar el amor”, cuentan. Dentro de los talentosos diseñadores que serán parte de esta nueva edición se destacan: Fabián Zitta, Maria Pryor, Sylvie Burstin Emm &; Val, GNZ (Sastrería González), Nuria Bueno, Tamara Maluff y Benito Fernandez entre otros.

“Faltaba una vidriera exclusiva de tendencias y moda nupcial. Nuestros clientes son de alta costura y cuando una novia llega al atelier motoriza costureras, bordadoras, creativos y recrea otros sectores. Abrimos los ateliers nupciales porque ahora hay colecciones exclusivas para novias. Lo estamos haciendo a nivel LATAM porque no había una plataforma de esta índole como si hay en Europa o en Estados Unidos”.

Lady Gaga eligió un diseñador argentino y el look fue verdaderamente polémico: quién es y qué se puso

Fuente: mdz – Después de varios años con un estilo más refinado, Lady Gaga volvió a sus orígenes audaces con un vestido totalmente fuera de lo común. ¿Su creador? Un argentino que trabaja con material reciclado.

En sus comienzos y durante varios años, Lady Gaga se convirtió en la artista más esperada de las alfombras rojas debido a la incertidumbre que generaban sus estilismos. Por osados, extravagantes y llamativos, la cantante siempre sembraba expectativas por el look que podía llevar en un evento.

Desde un vestido de carne hasta un carruaje que la envolvía en un huevo de plástico, Lady Gaga jugó con la moda a su manera y siempre se quedaba con la atención de todo el mundo. A medida que su carrera avanzó hacia una faceta más introspectiva y actoral, la celebridad decidió cambiar su estética y apuntarse por un estilo más elegante y conservador.

Lady Gaga retornó a su estilo osado con un vestido blanco, formado por partes de automóvil. Foto: Instagram @ladygaga.

La buena noticia es que su regreso a las raíces se ha convertido en uno de los hitos inesperados del 2024. Gracias al estreno de su film, «Chromatica Ball» – película que retrata su último tour mundial – Lady Gaga volvió a ser quien fue en sus primeros años. Y lo hizo de la mano de un diseñador argentino.

La artista pisó la red carpet con un vestido blanco, cuya distinción se apoyó sobre una estructura similar a la de un automóvil que se desprendía de su pecho. Pero, ¿quién fue el encargado de este extraño look? A pesar de que la cantante tenga oportunidad de acceder a cualquier mega marca de lujo, Lady Gaga optó por apoyar a la marca Selva comandada por el argentino, Cristian Huyges.

Cristian, diseñador industrial y arquitecto, se dedica a la moda desde muy joven a pesar de que sus carreras universitarias no se introdujeran directamente en este mundo. Afincado en Berlín, el artista es conocido por trabajar con materiales reciclables de todo tipo, como por ejemplo, partes de un automóvil.Te podría interesar

Esta idea es la que claramente definió por completo el look de Lady Gaga. Con las pequeños elementos de un coche, Cristian Huyges pudo alcanzar un nivel máximo de sorpresas, elogios y atención hacia sus diseños. La precisión y detalle de sus bases en arquitectura y diseño, sumado a su creatividad en la moda, crearon el conjunto perfecto para el regreso de Lady Gaga a las red carpets.

¡Aplausos para el diseño argentino!